miércoles, 31 de mayo de 2017

Unit III: Final Work. Process (Clase 3 - final)

En el tercer periodo de este año electivo estudiamos y analizamos diferentes disciplinas artísticas, entre estas, la fotografía artística. Para mí la fotografía es una disciplina importante y valiosa, ya que como dice una frase muy conocida: una foto vale más que mil palabras. Debido a mi gran interés en la fotografía, decidí utilizar esta disciplina artística para representar un problema social que hoy en día es muy común en las adolescentes: la anorexia. Elegí la fotografía como el medio por el cual representaría mi conflicto social, porque desde el principio me llamó la atención la forma en la que los fotógrafos utilizaban la luz a su favor para crear sombras, de modo que unas partes del cuerpo sobresalieran más que otras. Al empezar mi proyecto, me propuse que todas las fotos que expusiera incluyeran partes del cuerpo que normalmente cambian drásticamente cuando una persona sufría de un desorden alimenticio como la anorexia. En este caso elegí a una de mis compañeras de clase como la modelo de mis fotos porque ella de por si ya es muy delgada y tiene el perfil perfecto para ser una modelo de fotografía. Sin embargo, me tocó editar bastante las fotos para poder adelgazarle el cuello y la cara, de modo que ella se viera raquítica y anoréxica. Al principio diseñé las poses de acuerdo a como quería que la modelo se viera en las imágenes; sin embargo, durante la toma de fotos cambié las poses por completo e intenté capturar las mismas partes que había planeado pero desde un plano diferente. Seleccioné tres fotos en las que el rostro hace parte del foco de la imagen, pero los hombros  y el pecho son los que más sobresalen. 


Si comparamos mis imágenes con las del artista que investigue, Irving Penn, podríamos asumir que ambas tienen varios parecidos o similitudes. Sin embargo, ambas obras se diferencian en bastantes aspectos. Primero que todo, el lugar en el que se desarrolló la toma de fotos no fue en un estudio fotográfico, en vez, se eligió un rincón de mi casa que en su mayoría está rodeado por paredes y es oscuro. Por otro lado, la luz aplicada en el rincón no fue muy fuerte, ya que las fotos solo se tomaron con la intervención de la luz solar; aparte de esta no había una iluminación extra que contribuyera  con la luz del espacio. A diferencia de las fotos de Penn, mis fotografías son más oscuras, y cuentan con más sombras y pocas áreas en blanco; esto se debe a que mis fotos originalmente son a color y están bastante editadas para lograr los efectos finales, en cambio, las fotografías de Irving fueron tomadas por una cámara a blanco y negro. También, se puede resaltar el hecho de que Irving procuraba incluir el rostro por completo en sus fotografías, y hacer de este uno de los aspectos más importantes de la imagen. En mi caso, el rostro se incluye en todas las fotografías, sin embargo, este solo es el protagonista de uno de las imágenes. En comparación con las mayorías de las imágenes de Penn, mis fotografías no son retratos ya que estas no están enfocadas explícitamente en el rostro de la modelo. Otro aspecto es el de las prendas incluidas en la exposición, en el caso de las fotografías de Penn, en su mayoría los modelos  están vestidos con distintos tipos de prendas. En cambio, en mis imágenes aunque la modelo está utilizando un brasier straples, en la exposición no se incluye ninguna prenda que enmascare los huesos de la modelo; los cuales son esenciales en este caso para la representación de la problemática social seleccionada. Mientras que las obras de Penn no representaban un relato o circunstancia, mi obra simboliza un problema social de las que muchas personas sufren en el día de hoy. 

Con respecto a las similitudes, ambas obras tienen aspectos parecidos. Uno de estas es el color de la fotografía; aunque originalmente mis imágenes son a color, en la impresión final estas son a blanco y negro debido a las ediciones realizadas para que estas tomaran el color planeado. Al igual que mis fotografías, la mayoría de las obras de Penn tienen un contraste entre blanco y negro. Por otro lado, ambas obras utilizan el cuerpo como un objeto, en ambos casos siendo este el único objeto y el principal de toda la obra ya que, este representa los sentimientos y las ideas perfectamente. En la mayoría de las fotografías de Penn los modelos se encuentran ubicados sobre una silla; en el caso de mis imágenes, la modelo también se encuentra sobre un silla; sin embargo, esta no aparece en la exposición. Una de las características que me inspiró de la obra de Irving Penn fue la sencillez de la composición de sus fotografías. Considero que mi obra cumple con esta característica, ya que la composición de la imagen es simple y solo consiste en un objeto grande que ocupa todo el espacio. También, sustenta el concepto de Penn que establece: "Menos es Más", ya que las imágenes consisten en una composición simple que tiene la capacidad de expresar varios sentimientos y de cautivar la atención del público. Por último, uno de los aspectos que es más notorio de las obras de Penn, es el de utilizar fondos neutros, entre estos, el de color blanco;  esto mismo se aplica en mi obra porque las tres imágenes fueron tomadas con un fondo blanco para que se creara un contraste entre el objeto y el espacio. 


FOTOS FINALES 

                               

                               

                               


OBRA FINAL 

Proceso de la creación del proyecto final - Selección de fotos







Proceso de la creación del proyecto final










martes, 21 de marzo de 2017

Reflexión - Trabajo Final del Segundo Periodo

En este segundo periodo estudiamos y aprendimos diferentes técnicas de expresión que son comúnmente utilizadas en el "arte callejero", estas son: tag, stencil y neo-expresionismo. A través del periodo, se realizaron diferentes actividades para poner en práctica las habilidades desarrolladas e intentar imitar las técnicas de los artistas callejeros. Para mi proyecto final tuve que implementar las tres diferentes técnicas aprendidas en clase para exponer una problemática actual. 

Muchas veces la humanidad se enfoca en problemas como la violencia, la corrupción, la hambruna y la droga adicción, sin embargo, en muchas ocasiones se olvida de los problemas relacionados con los desordenes psicológicos y alimenticios que sufren los jóvenes del siglo veintiuno. De acuerdo con la anterior, se puede decir que mi tema está conectado con los desordenes alimenticios que se frecuentan en los adolescentes; en este caso quise representar la bulimia nerviosa para concientizar a las personas acerca de esta problemática.  La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario que se caracteriza por la adopción de conductas, en las cuales el individuo consume comida en exceso en periodos de tiempo cortos, seguido de una etapa de arrepentimiento, la cual genera el sentimiento de culpa y las ganas de inducir el vómito para eliminar el exceso de comida. Todas las personas que padecen de esta enfermedad tienden a sentir temor a engordar, por lo cual, consideran que vomitar todo lo que han comido es la solución para su problema. Mi objetivo era representar el 'mundo' de una persona bulimica, es decir como esta enfermedad cambia a la persona con respecto a lo que se encuentra a su alrededor. Ella o el vive en la infelicidad y oscuridad, mientras que todo lo que esta a su alrededor está lleno de vida y harmonía. Aunque la pintura es muy obvia, considero que la composición  tiene un significado transcendente, ya que mi obra final no solo expresa mi problemática pero también representa un lado distinto al que se expone en las noticias o las redes sociales, el cual es la lucha y el sufrimiento que confronta una persona que padece de bulimia. Decidí representar este tema en mi obra de arte porque considero que es esencial que todos estemos informados sobre este problema y que cada día le demos más importancia a la bulimia para poder vencerla. 

Como mencione al principio, para mi obra final implementé las tres diferentes técnicas estudiadas. Por un lado, utilice el stencil para grafitear la cara de la mujer. Antes de realizar el stencil, busque una imagen en internet que representara la bulimia, y copie la misma silueta que la de la mujer dibujada en la imagen en un papel que serviría como una plantilla. Después, corte con el bisturí algunas parted del dibujo, teniendo en cuenta que la parte que se iba a pintar con el spray sería el contorno de la cara y las diferentes partes de esta. Más adelante rocie el spray encima de la plantilla al esta estar sobre un cartón paja. Por otro lado, el fondo de la pintura lo hice a parti de pinceladas imprecisas y a mano alzada, para el cual implementé diferentes tonos y colores de pintura para así formar distintas texturas. De este modo, pude hacer uso del neoimpresionismo en mi obra final. Por último, cree mi propio tag para escribir una frase que estuviera relacionada o conectada con el tema central de mi obra artística. En este caso escribí la frase: too fat - muy gorda, utilizando las técnicas aprendidas en clase para realizar un tag personal. Pienso que esta frase le da un mayor significado a mi obra, ya que se supone que la mujer está vomitando las palabras de su boca queriendo deshacerse de estas porque tal y como lo expresan estas, ella esta muy gorda. 

Decidi utilizar el neoexpresionismo para hacer el fondo, ya que quería demostrar que todo lo que se encuentra por fuera de la 'burbuja' en la que vive una mujer bulimica es colorido y feliz; mientras que la mujer está pintada de negro porque vive infeliz y está en una constante batalla con ella misma.